27 ANOS
Festivais e Mostras

Festival de Cannes 2023 - Dia #02

Pablo Villaça

Pablo Villaça

Crítico e colunista

Festival de Cannes 2023 - Dia #02

Dia 02

5) Monster, novo trabalho do veterano Hirokazu Kore-eda, é um filme curioso que vê um embate entre a postura filosófico-existencial de seu realizador e a tese central de sua narrativa. Estruturado a partir de múltiplos pontos de vista que resultam numa tapeçaria dramática que remete a obras como Rashomon, o roteiro de Yûji Sakamoto se passa em uma pequena cidade japonesa, dividindo-se em três segmentos que giram em torno dos mesmos personagens: uma criança que talvez esteja sofrendo bullying de um professor cruel; a mãe dedicada deste aluno e, claro, o próprio professor – além de figuras secundárias com importância própria, como a diretora da escola e um colega da criança. A pergunta é: o título da obra se refere exatamente a quem?

Embora o já mencionado clássico de Kurosawa salte à mente quando narrativas do tipo são apresentadas, Monster se diferencia em um ponto importante: se a obra de 1950 preservava a ambiguidade dos fatos à medida que a projeção caminhava, complicando-a ainda mais, o filme de Kore-eda de certo modo caminha na direção oposta, esclarecendo os acontecimentos gradualmente enquanto oferece informações importantes sobre as motivações e perspectivas de cada um dos personagens. Além disso, se Rashomon trazia um cinismo inegável quanto ao seu universo, Monster é dirigido por um cineasta que tem uma visão muito generosa sobre aquelas pessoas e sobre a humanidade de modo geral.

O problema – se é que podemos chamar de problema – é que o otimismo do diretor de certa forma acaba entrando em conflito com a estrutura de sua obra, que nos leva a enxergar muitos destes personagens com um julgamento severo mesmo que este se origine apenas de omissões, como, por exemplo, a passividade enlouquecedora da diretora (que por vezes soa cruel e vingativa).

Inteligente ao usar o posicionamento de câmera como um indicador sutil das perspectivas individuais em cada segmento, o filme é enfraquecido apenas pela incapacidade de resolver o dilema central de uma autoralidade em confronto com a própria obra, mas mesmo um Kore-eda menor é uma experiência significativa.

6) Faz parte da natureza humana estar sempre insatisfeito com o que temos, mesmo que em algum ponto de nossas vidas houvéssemos sonhado exatamente com aquelas conquistas específicas. A satisfação traz paz, mas elimina a emoção; a emoção inspira movimento, mas compromete a tranquilidade – ou de modo mais direto: o sexo turbulento potencializa o tesão, mas após o orgasmo é a calmaria que faz falta.

Este dilema é o centro de The Nature of Love, escrito e dirigido pela canadense Monia Chokri, que em 2022 comandou o engraçadinho Babysitter e que acompanha Sophie (Magalie Lépine Blondeau), que tem um relacionamento harmonioso com Xavier (Francis-William Rhéaume), dividindo com este seus interesses culturais e políticos típicos de classe média alta: eles se fazem rir, mantêm conversas estimulantes, são companheiros e nutrem um profundo afeto um pelo outro. Porém, depois de conhecer o empreiteiro Sylvain Tanguay (Pierre-Yves Cardinal), a mulher se lembra de elementos que pareciam ter deixado seu cotidiano – especialmente os sexuais. Excitada pelos modos mais bruscos do sexo com o sujeito (e Chokri faz questão de encenar estas sequências com um foco particular no prazer da protagonista), Sophie decide encerrar o relacionamento com Xavier e investir naquele novo relacionamento mesmo que sua familiaridade com Sylvain esteja a anos-luz daquela que tem com o marido – e a idealização/romantização que constrói em sua visão movida pela paixão é ressaltada visualmente pela maneira como Cardinal é fotografado em contraluz, representando um mistério sedutor cujo potencial para frustração é conveniente ignorado pela personagem.

Não é à toa que o título original seja “simples como Sylvain”, já que, ao contrário do antigo companheiro de Sophie, seu novo namorado é um homem sem grandes ambições intelectuais – e preconceitos intelectuais à parte, ela encontra certa tranquilidade (ao menos temporária) na despreocupação do sujeito com relação a grandes questões que pareciam tão centrais em seu envolvimento anterior. Além disso, como já apontado, a postura da protagonista reflete esta idealização tão comum daquilo que cremos querer, ignorando como o costume, a familiaridade crescente, pode tirar o brilho do que antes parecia tão excitante. Além disso, como Sophie é professora de filosofia, o roteiro de Chokri encontra humor ao trazê-la alterando a ementa de sua disciplina para enfatizar os pensadores cujas ideias reflitam melhor seus desejos em cada momento, invertendo o processo de analisar a vida segundo a filosofia e adotando a corrente que valide aquilo que ela já abraçou.

Já o tipo de comédia praticado por Chokri é fixo, dependendo pesadamente do excesso: cores fortes, cortes rápidos, volume alto, zooms, roupas de tom forte e por aí afora. Se isto já incomodava em Babysitter, aqui se torna uma muleta ainda mais óbvia, provocando o efeito contrário daquele que se buscava e fragilizando a comédia – o que, por sua vez, gera constrangimento por resultar em cenas com clara intenção cômica que simplesmente não funcionam.

7) A onipresença do “Made in China” nos rótulos de todo tipo de produto comercializado em uma sociedade na qual o consumo se tornou algo central é um fenômeno que resultou no crescimento econômico impressionante daquele país ao longo das décadas, mas que resulta de uma realidade perversa que – como é típico do capitalismo – depende do sofrimento, da exploração e da falta de perspectivas daqueles que ironicamente jamais terão condições de comprar a maior parte dos itens que fabricam.

Focado particularmente nas fábricas de roupas que estão mais para câmaras de tortura do que para confecções, Juventude é mais um documentário do brilhante Wang Bing que traz a observação direta como forma de editorialização, permitindo que o simples testemunho dos fatos conduza o espectador às suas conclusões.

Rodado ao longo de cinco anos em várias workshops (na realidade, sweatshops) chinesas, o filme expõe como a força de trabalho destes espaços é essencialmente composta por indivíduos de pouca idade que, originados de comunidades rurais humildes, vão para os grandes centros urbanos em busca de emprego e acabam se tornando praticamente mão-de-obra escrava, sendo forçados inclusive a morar em dormitórios precários localizados nos mesmos edifícios nos quais passam seus dias produzindo roupas baratas para o mundo. Vivendo em espaços apertados, abafados, mal iluminados e que sequer têm chuveiros quentes, forçando-os a tomar banhos de balde, estes operários têm sua juventude refletida não apenas em seus modos supreendentemente vivazes, mas – o que é mais comovente – em seus objetos pessoais, já que aqui e ali vemos ursinhos sobre as camas que são cobertas por lençóis com temática infantil.

Por outro lado, é claro que um ambiente opressivo como aquele cobra seu preço, sugando a vitalidade de seus ocupantes aos poucos e criando uma hostilidade que muitas vezes resulta em confrontos físicos provocados por desentendimentos triviais. Aliás, o simples fato de o diretor ter recebido autorização pelos gerentes destas fábricas para filmá-las é revelador por escancarar como aquela é uma realidade tão natural que nem ocorre aos administradores a possibilidade de que aquilo se torne um escândalo – e até as negociações com os funcionários, feitas à base de chantagem e crueldade, são vistas no filme sem qualquer tentativa aparente de censura.

Com uma duração de três horas e meia que se justificam por mergulharem o espectador no cotidiano daquelas pessoas, incluindo os ruídos incessantes das máquinas, Juventude é uma obra que faz jus à filmografia sempre humana de seu fantástico realizador.

8) Exibido como parte da mostra Un Certain Regard, Rosalie tem uma premissa curiosa: ambientado no interior da França nos anos 1870, o roteiro escrito pela diretora Stéphanie Di Giusto ao lado de Alexandra Echkenazi e Sandrine Le Coustumer (com colaboração de Romain Compingt e Jacques Fieschi) gira em torno de uma jovem que é oferecida pelo pai em casamento ao endividado comerciante Abel (Benoît Magimel), que a aceita pelo dote – e que ela seja belíssima é, para o sujeito, um bônus. O que ele não sabe, porém, é que Rosalie (Nadia Tereszkiewicz) guarda um segredo: o hirsutismo, sendo coberta de pelos da cabeça aos pés.

A princípio, este é o tipo de história que poderia ser desenvolvida para múltiplos gêneros, contendo potenciais dramáticos, cômicos, fantasiosos, de suspense, terror e por aí em diante – e o problema, neste caso, é que Di Giusto parece interessada em explorar muitos destes ao mesmo tempo. Assim, Rosalie se torna uma obra esquizofrênica, exibindo um otimismo notável com relação à natureza humana quando quer ser leve e investindo no pessimismo total quando o drama se torna o objetivo central – o que acaba se refletindo também na personalidade de Abel, que oscila de forma inverossímil por mais que o talentoso Magimel tente encontrar motivações que tragam coesão para este amontoado de ideias incompatíveis.

Assim, ao mesmo tempo em que a protagonista demonstra medo de ser rejeitada por todos caso seu segredo seja descoberto, ela logo decide expor seu hirsutismo de modo quase voluntário, exibindo uma força antes insuspeita (já que a fragilidade era o propósito narrativo até então). De modo similar, a reação da pequena comunidade à condição da personagem subverte as expectativas do público (algo geralmente recomendável) ao se mostrar acolhedora em sua maior parte, embora o roteiro se reserve o direito de manter dois ou três coringas para que desempenhem os papéis vilanescos necessários para a transição do segundo para o terceiro ato.

Aliás, o que a primeira metade da projeção oferece de instigante, a segunda descarta em prol do melodrama, quando o filme se mostra determinado em transformar Rosalie em mártir enquanto busca uma catarse dramática que acaba por se revelar pura cafonice.

18 de Maio de 2023

Comentários

Nenhum comentário ainda.

Seja o primeiro a comentar!